Слово и образ
CV
В сотрудничестве с

Алфавит оттепели. Часть I

Мы заранее согласны с критикой этого материала в том, что априори нельзя составить никакой «Алфавит оттепели». Оттепель — архипелаг, и ее совершенно невозможно отразить в одном, не самом большом материале. Тем не менее мы решили рискнуть и рассказать об этом времени в лицах его одновременно типичных и нетипичных представителей: и тех, кто определил визуальный язык, по которому мы сегодня безошибочно узнаем эпоху, и тех, кто сформировал ее мышление и перенес его в следующие десятилетия, и тех, кто, как искусствовед Мюда Яблонская, вел малозаметную для внешнего глаза, но при этом совершенно подрывную культурную деятельность. Центр Вознесенского в своем новом проекте-лаборатории «Центр исследований Оттепели» пытается вернуть эти имена из забвения. «Артгид» тоже включился в работу и, понимая, что за каждой литерой оттепельного «словаря» стоит не одно, а десятки имен, все же решил познакомить вас с теми, кто важны лично для нас.

Ричард Никсон перерезает ленточку на открытии выставки «Промышленная продукция США» в Сокольниках. Москва, 1959. Getty Images. Источник: www.rbth.com

Соломон Апт (1921–2010)
Переводчик

Советская школа перевода в постсоветское время превратилась в настоящего идола. Одни специалисты поклоняются ему, а другие норовят сбросить с парохода современности как нечто давно устаревшее и по многим критериям сомнительное. Соломон Апт — яркий представитель этой школы, познакомивший советского читателя с Томасом Манном, — соединил в себе и лучшие ее черты (основательность, грамотность, высокий художественный уровень текста), и те, что провоцируют многочисленные дискуссии о ней (к последним можно отнести намеренное упрощение оригинала).

«Переводные иностранные книги естественно оказывают влияние на отечественную культуру страны. Но в свое время и в моей стране, при засилии догматического лицемерия и свирепости цензуры, переводным книгам доставалась еще более заметная, более, так сказать, популярная роль — не просто влиять на культуру, а служить культурным противовесом обскурантизму», — так емко и прямолинейно переводчик Соломон Апт описал значение книг для тех, кто жил в Советском Союзе. Апт олицетворяет собой то время, когда выход новой (особенно долгожданно-переводной) книги становился настоящим общественным событием и существовал постоянно расширявшийся канон «интеллигентного человека» (над которым потом слегка иронизировал Сергей Довлатов). Первые шаги в переводе Апт делал вместе с античными авторами (от Аристофана до Платона) — они помогли ему пережить «неприглядную действительность сталинской эпохи», последние годы которой он провел, преподавая в Педагогическом институте Орехово-Зуево. Позже эти переводы классики получат эпитет «новаторские», благодаря тому что Апт смог уйти от тяжеловесности классического перевода, провести современно читателя сквозь «ловушки непонимания» и, тем не менее, избежать стилистического и смыслового упрощения.

В 1956 году он навсегда попрощался с преподаванием, чтобы сосредоточиться на переводе (в основном с немецкого) и исследовательской работе, ставшей естественным продолжением и развитием его переводческой деятельности. Качество советской переводческой школы 60–70-х годов напрямую связывают с Аптом, полагавшим, что «переводить текст близкого тебе писателя — все равно что говорить с хорошо знакомым человеком». И первым «хорошо знакомым человеком» на этом пути для Апта стал Томас Манн, произведения которого он переводил (все помнят, какой культовый статус в Советском Союзе имел вышедший в начале 70-х перевод романа «Иосиф и его братья») и которому он посвящал свои собственные исследования (от тома в серии «ЖЗЛ» до вышедшего в 1980 году сборника статей «Над страницами Томаса Манна»). За ним последовали Лион Фейхтвангер, Франц Кафка, Бертольд Брехт, Роберт Музиль, Герман Гессе, Макс Фриш, Элиас Канетти и многие другие.

Container imageContainer image

Зоя Богуславская (1924)
Критик

Вопреки грамматике, «оттепель» — слово мужского рода. Редкие олицетворяющие эту эпоху женщины (Белла Ахмадулина в поэзии, Наталья Егоршина или Лидия Мастеркова в искусстве) — скорее исключения из общего правила, вернее, из оттепельного канона, в котором царят мужчины: художники, писатели, поэты, драматурги, режиссеры, актеры, операторы и т. д. и т. п. Однако переоткрывая сегодня то время, мы видим, сколь мощным и разнообразным был вклад именно женщин в эпоху, причем вклад профессиональный. Зоя Богуславская хорошо знакома читателям современного глянца как супруга поэта Андрея Вознесенского. Настоящая оттепельная пара: он — невероятно популярный молодой поэт, она красива и молода (но уже не юное наивное создание), он ее уводит от мужа, доктора технических наук, одного из создателей первой советской ЭВМ Бориса Кагана, ей посвящает в 1964 году поэму «Оза». Но для историка культуры фигура Зои Богуславской имеет совсем иное значение. Прежде всего она критик, описавшая культуру своего времени в большом количестве рецензий на театральные и литературные произведения, публиковавшиеся в «Советской культуре», «Литературной газете» и любимом всеми «Огоньке», и автор целого ряда вышедших в начале 1960-х книг, посвященных значимым для советского контекста писателям и драматургам (включая неоднозначную и в этой неоднозначности интересную Веру Панову). Окончив в 1947 году ГИТИС по специальности «История и теория театра», Богуславская работала в рамках комплексного подхода, который, кроме всего прочего, включал анализ реакции на то или иное произведение разных категорий публики — от представителей образованного класса и культурного истеблишмента до зрителей в провинции. Посвященные советским (и часто уже маститым) драматургам тексты Богуславской четко описывают эпохальный водораздел в советской литературе конца 1950-х — начала 1960-х годов — конец сталинизма с его «вредным “обольщением неправдой”», которое «диктовало нормы и предписания, которые уводили литературу и искусство от… раскрытия подлинных, реальных процессов жизни в область выдуманных, сочиненных конфликтов “хорошего с лучшим”» (из монографии о Вере Пановой), и начало оттепели, обновившей и литературный, и визуальный язык, подарившей нам такие произведения, как повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» или фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

Александр Васильев. Фотография из книги «Про Сашку Васильева». М.: Пробел-2000, 2012

Александр Васильев (1939–1993)
Букинист, «маршан»

Александр Васильев был сыном Георгия Васильева, одного из двух братьев-режиссеров фильма «Чапаев» (1934). И в общем-то его судьба была предрешена — «наследственная профессия», обучение во ВГИКе (туда он и поступил, и даже получил диплом, правда, с трудом), покровительство друзей отца, место в советской киноиндустрии. Но «артистический» склад характера и пристрастие к выпивке (с подростковых лет всему остальному он предпочитал водку, которую считал джеклондоновским напитком) сокрушали все попытки друзей и родственников устроить его хоть на какую-то работу. В конце концов Васильев получил «справку» и стал счастливым представителем «свободной» профессии — в 1960–1970-е годы он был известен всей Москве как букинист и маршан (специалист по иконам и «новой живописи»). По воспоминанию его друга детства Юлиана Жеймо, режиссеру Васильеву принадлежала «замечательная» библиотека, которую после его смерти в 1946 году вдова, мать Александра, перевезла из Ленинграда в Москву. К концу 1960-х Александр ее полностью распродал; последним исчезло дореволюционное издание «Жизни животных» Альфреда Брема. Васильев частенько наведывался к друзьям, чтобы порыться на их книжных полках, и именно ему нередко делали заказы книг, из тех, что не брали на реализацию букинистические магазины. В литературе можно встретить упоминания о Васильеве-коллекционере, однако еще один его близкий друг, Николай Поболь, утверждал, что «с легкостью менявший самые различные амплуа — от барышника и бизнесмена до мецената» Александр был напрочь лишен духа накопительства: «Он покупал картины, но тут же их перепродавал, покупал книги, и их постигала та же судьба. Сашка не был собиратель ни книг, ни картин, ни денег — ничего». Что касается близких Александру художников — хотя уже с конца 1950-х в его квартире на Солянке тусовался весь цвет будущего нонконформизма и диссидентства, в «круг Васильева» вошли совсем другие авторы (гораздо меньше известные сегодня): Владимир Пятницкий, Игорь Ворошилов, Эдуард Курочкин, Наталья Шибанова. Будучи сам стихией, Васильев притягивал к себе такие же «неуправляемые шаровые молнии», или, по меткому замечанию Кабакова, всегда готовую к распаду «черную богему».

Container imageContainer imageContainer image

Михаил Гробман (1939)
Художник и не только

«Узкая комната выходит на простую кухню в деревянном доме дальнего пригорода. Каждый сантиметр стен заполнен книгами и картинами. На одной из полок фотография Пастернака. Письменный стол стоит перед окном, за которым дерево. У него мелкий и очень уверенный почерк. Он поэт и художник. Он и его жена имеют вид людей, привыкших к холоду и голоду. “Прежде всего художник должен быть нравственным, и в этом убеждении фундаментальное отличие от Парижской школы, которая закончилась”, — говорит он. Он указывает на картины, висящие по стенам, тростью. Многие из них не его кисти. Другие художники оставляют ему свои работы для хранения и показа интересующимся. В этой узкой продуваемой комнате он чистейший из кураторов, которых я когда-либо встречал. Он показывает свои монотипии и рисунки. На одном из них бабочка, узор крыльев которой состоит из слов «Гробман еврей, Гробман еврей, Гробман еврей». Другая работа — плач по бойне в Бабьем Яру. Он спрашивает меня о современных примитивистах на Западе после таможенника Руссо. И повторяющиеся мотивы его работ — цветы, бабочки, мелкие животные — и его вкусы в искусстве говорят о беспокойстве о сохранении невинных, и сохранение это должно быть систематическим, а не наивным. Нам пора уходить. Гробман просит Жана Мора сфотографировать нас. Он говорит с усмешкой, что собирает фотографии и автографы. Он коллекционирует, пытаясь сохранить, все, что может быть так легко забыто. Он видел и слышал много того, что исчезает без следа».

Так, в 1966 году в очерке для Sunday Times Magazine описал свое посещение жилища художника Михаила Гробмана в Текстильщиках критик Джон Бёрджер. Гробман — одна из ключевых фигур художественной оттепели, не только художник, но и коллекционер. Не только коллекционер, но и организатор художественной жизни: именно по отношению к нему Бёрджер, вероятно, впервые в истории русского искусства применил слово «куратор». Не только «куратор», но и критик: именно авторству Гробмана принадлежат статьи о «левых» (как он их сам обозначал) советских художниках, которые в 1960-х публиковались в прессе Восточной Европы. Не только критик, но и связной: именно Гробман принимал у себя иностранных критиков и помогал им разобраться в многообразии местной «неофициальной» среды, а также участвовал в организации выставок русских художников на Западе. Не только связной, но и маршан: он торговал иконописью, авангардом и «новой живописью». Не только маршан, но и летописец своего времени: один из немногих Гробман вел дневники, где по дням описывал то, что позже другие будут десятилетиями вспоминать с большими упущениями или героическими преувеличениями… В 1971 году «московский период» Михаила Гробмана закончился — он эмигрировал в Израиль.

Григорий Дауман, Эдуард Козубовский, Анатолий Федотов. Мозаики Главного вычислительного центра Госплана СССР. Москва. 1970. Фото: Юрий Пальмин

Григорий Дауман (1924–2007)
Художник-монументалист, автор настенных панно в главном корпусе МИФИ

Оттепель принесла с собой не только частичную либерализацию культурной среды, но и серьезные сдвиги в архитектуре. Страна готовилась к массовому строительству доступного жилья, сталинская эклектика, колонны и лепнина уходили в прошлое. Новым зданиям требовался новый декор — им стала мозаика. Первые примеры появляются в конце 1950-х годов и сразу же задают тон последующим работам: они монументальны, но при этом просты и схематичны, а композиция некоторых из них устроена по коллажному принципу. На улицы возвращается цвет: большая часть работ делается из яркой и контрастной смальты (иногда изобретательно используется окрашенный силикатный кирпич).

Конечно, 1960-е не могли обойтись без покорения новых вершин — в науке, технике и атомной энергии. Молчаливым свидетелем этих побед должна была стать мозаика. Так, художник Григорий Дауман совместно с Эдуардом Козубовским и Анатолием Федотовым создает панно с мозаичными вставками в вестибюле Главного вычислительного центра Госплана СССР на проспекте Сахарова (ранее — Новокировский проспект), главной надежде Советского Союза, центру вычислительных мощностей. Сам Дауман в проекте занимается мозаикой — выкладывает то довольно фигуративные, то почти размытые, находящиеся на границе с абстракцией образы. Но если заглянуть в здание ГВЦ могли лишь единицы, то гораздо проще было увидеть даумансую мозаику в вестибюле Инженерно-физического института. «Обуздание атома», созданное вместе с Леонидом Шварцманом, метафорически показывает, как человек приручил мельчайшую частицу. Сам атом представлен в форме головы коня, которого обуздывает протянутая из-за края работы крепкая рука.

Образность мозаик Даумана во многом вторит витавшим в воздухе настроениям. Оттепель приучила советского человека верить в науку и ее возможности (как можно было не верить улыбающемуся Гагарину или получившему Нобелевскую премию физику Льву Ландау?). Дауман же изобразил эти симпатии в монументальной форме, как того требовало время и госзаказ.

Container imageContainer image

Василий Егоров (1914–2007)
Фотограф

У фотографа Василия Егорова довольно лапидарная биография: ученик токаря на первом в СССР авторемонтном заводе АРЕМЗ, интерес к фотографии и даже сделанный собственными руками фотоаппарат, с которым он в середине 1930-х отправился на курсы Всероссийского общества фотографов и параллельно начал работать во всесоюзном агентстве «Союзфото» — одном из важнейших производственных центров (или «фабрике снимков», как тогда выражались) советской пропагандистской машины. Задачей «Союзфото» было создание постоянно пополняемой базы фотоиллюстраций для советских газет, журналов и издательств, а его сотрудники получали не только доступ к новейшему оборудованию, но и широкие возможности для командировок. После войны Егоров работает в Фотохронике ТАСС, причем с середины 1950-х сопровождает руководителя СССР Никиту Хрущева в поездках (в том числе за границу), снимает на улицах и во время значимых мероприятий, много ездит по Союзу и не только. Егорова называют «новатором репортажной фотографии», отмечая широту его профессиональных интересов, «безупречное построение кадра» и умение передать время. Правда вот, те зачастую довольно ироничные фотографии, по которым Егорова, не читая этикетки, узнают постсоветские любители фотографии и посетители фотовыставок, не были известны советским читателям газет и журналов, потому что часто получали отметку «не для печати» (и не знаешь, что сегодня выглядит смешнее — мрачный председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин в головном уборе индейского вождя или очевидно показушные кадры с выставки советской промышленности в Вашингтоне 1959 года).

Container imageContainer imageContainer image

Дмитрий Жилинский (1927–2015)
Художник

Увидев в нашем «оттепельном» списке имя живописца Жилинского, многие будут возмущены (и даже хуже). Подумать только: член Союза художников СССР с 1954 года, преподаватель Суриковского института с 1951-го (профессор с 1968-го), впоследствии академик живописи, автор детализированной гладкописи, где советский миф в какой-то момент заговорил с итальянским (ренессансным) акцентом, — вовсе не та фигура, с которой традиционно ассоциируется время раскола на официальное и неофициальное искусство. Да, сегодня мы знаем, что границы между официальной и неофициальной сферами не были жесткими и, как писала профессор Лёля Кантор-Казовская, «те и другие часто пересекались — в коридорах журналов, где у нонконформистов были знакомые, или на общих пьянках. Но, встречаясь, они не воспринимали друг друга как коллег. Ни один “либеральный” официальный критик не написал ни слова о неофициальном искусстве, и не из страха, а просто потому, что они считали этих художников людьми несерьезными и бесполезными, а их занятия — чем-то вроде хобби. И ни один неофициальный художник не считал искусством то, что делали Попков или Жилинский. Две разные профессии, разные практики…» Однако фигура Жилинского слишком уж часто всплывает в разных мемуарах нонконформистов, как правило, разрешая противоречия, которые возникали между этими художниками и системой. С помощью Жилинского в 1964 году Михаил Гробман договорится о выставке работ Яковлева и Штейнберга в залах Союза художников. В середине десятилетия он же поможет Эрику Булатову попасть в секцию графики МОСХа, вступившись за него перед комиссией, которая «не знала такого автора» (а только члены Союза могли претендовать на мастерскую). К нему же, в следующем десятилетии, накануне бульдозерной выставки Оскар Рабин придет получить «рекомендацию», вернее, «уведомить» Союз художников в лице его отдельных высокопоставленных представителей, что на «Первой выставке картин на открытом воздухе» не будет откровенной антисоветчины, а также работ «порнографического» и религиозного содержания. «Не был партийной сволочью», — так емко Гробман в какой-то момент охарактеризовал Дмитрия Жилинского. Не был и помогал, добавим мы.

Александр Замошкин

Александр Замошкин (1899–1977)
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина с 1954 по 1961 год

Музей в оттепельную эпоху — не просто «место сбора, хранения, изучения и экспонирования предметов», но латуровский нечеловеческий агент, который создавал новые социальные отношения. Перед работами Матисса встречали друг друга будущие единомышленники, знакомились и потом создавали семьи «оттепельные» юноши и девушки. Но этому возрождению музеев (прежде всего столичных) предшествовала культурная катастрофа последних лет жизни Сталина. В 1948 году был ликвидирован Музей нового западного искусства, а 10 декабря 1949 года ГМИИ им. А.С. Пушкина получил от Комитета по делам искусств при Совмине СССР приказ свернуть всю музейную экспозицию и приготовить залы к приему экспонатов «Объединенной выставки подарков тов. И.В. Сталину от народов СССР и зарубежных стран». В эти годы музеем руководил художник Николай Слоневский, сведений о котором не удалось обнаружить в архивах ГМИИ и которого сегодня считают фигурой сугубо «декоративной». Но все меняется в первые же месяцы после смерти диктатора. «Подарки Сталину» демонтируются, обновленная постоянная экспозиция ГМИИ открывается уже 25 декабря 1953 года, причем в одном из небольших залов размещается несколько работ импрессионистов. А в 1954-м в музей приходит новый директор — Александр Замошкин, художник, искусствовед, выпускник Свободных художественно-технических мастерских (Свомас) в Москве и бывший член Общества станковистов (ОСТ). С 1941 по 1951 год он возглавлял Третьяковскую галерею, а в начале 1950-х являлся директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. За время его работы в ГМИИ была пересмотрена и реорганизована основная экспозиция, значительно расширилась выставочная деятельность и популяризаторская работа. Первые крупные международные выставки «оттепельной» эпохи в ГМИИ приходятся именно на период руководства Замошкина: в 1955 году открывается «Шедевры Дрезденской галереи», в 1956-м — персональная выставка Пабло Пикассо, которая объединила работы художника из его мастерской, художественных собраний Франции и — шок — музеев СССР. В 1958 году прошла выставка «Живопись, графика, скульптура и прикладное искусство из музеев ГДР» — первая (после «Шедевров Дрезденской галереи») в серии выставок художественных произведений, перемещенных на территорию Советского Союза во время Второй мировой войны. А в 1960 году в ГМИИ встречают парижский Музей Жакмар — Андре, который привозит в Москву работы Уччелло, Мантеньи, Шардена, Перроно, Давида и Рембрандта. Все это задает высокую планку работы музея, а также демонстрирует его новые, международные амбиции — реализовывать их продолжит Ирина Антонова, сменившая Замошкина в 1961 году.

Эвальд Ильенков. Источник: peoples.ru

Эвальд Ильенков (1924–1979)
Философ

Философ-марксист Эвальд Ильенков — трагическая фигура советской философии. Сегодня его имя чаще всего вспоминают в связи с «Загорским экспериментом» 1970-х годов — программой социальной реабилитации слепоглухих молодых людей и получения ими высшего университетского образования. В Загорский интернат для слепоглухих Ильенкова привело убеждение, что советская наука из служащего человеку гуманистического проекта, каким она должна была быть исходя из посылок аутентичного марксизма, постепенно трансформировалась в технократическую и бюрократическую машину. Он попытался изменить эту парадигму, изменив жизнь четырех молодых людей. Эксперимент, как известно, закончился смертью директора Загорского дома-интерната Александра Мещерякова и самоубийством Ильенкова, который не выдержал критики результатов своей деятельности. Но и до того момента он вовсе не являлся конвенциональной фигурой в советской философии. Причем эта неконвенциональность отличала Ильенкова еще с молодости и привела к тому, что в 1955 году его выгнали из МГУ за идеализм и гегельянство.

Ильенков был знатоком, переводчиком и интерпретатором наследия Маркса. В частности, благодаря его инициативе и участию в 1956 году появился том собрания сочинений Маркса и Энгельса под названием «Из ранних произведений», в котором впервые по-русски в полном объеме были опубликованы «Экономическо-философские рукописи 1844 года», где разрабатывалось понятие «отчуждение». Чуть позже на базе этого понятия и смежных с ним идей раннего Маркса Ильенков создал концепцию «идеального»: она оказала огромное влияние на формирование «оттепельной» версии марксизма, отвергавшей вульгарную редукцию марксистской теории к идее экономического детерминизма.

К тому же именно Ильенкову (хотя прежде всего Марксу) принадлежит определение коммунизма в Третьей программе КПСС, принятой на XXII съезде 1961 года. Целью программы было создание плана строительства коммунизма, а ее частью — знаменитый «Моральный кодекс строителя коммунизма». Программа продолжила логику XX съезда, осудившего культ личности: согласно программе, жесткую сталинскую модель централизации власти должна была сменить построенная на принципах коммунистической морали система социалистического самоуправления. Но для того чтобы выстроить эту мораль, следовало разобраться и артикулировать, что такое коммунизм. Проект введения ко 2-й части Программы КПСС был заказан Ильенкову и его сектору «Диалектической логики» в Институте философии АН СССР Федором Бурлацким, публицистом и сотрудником идеологического отдела ЦК КПСС. По свидетельству ученика и коллеги Ильенкова Генриха Батищева, «коммунизм» артикулировался на даче отца Ильенкова, писателя Василия Ильенкова, в Переделкино, куда для мозгового штурма были приглашены сотрудники сектора и аспиранты.

Впрочем, ничего нового придумать они так и не смогли, в конце концов заимствовав понятие из сочинения Маркса «Критика Готской программы»: «Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип “от каждого — по способностям, каждому — по потребностям”. Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа».

Container imageContainer image

Андрей Крюков (1923–1997)
Художник-оформитель

Одну из главных работ художника-оформителя Андрея Крюкова знают, пожалуй, все. Грампластинки фирмы «Мелодия» можно найти чуть ли не в каждом доме, где осталась хоть какая-нибудь коллекция винила с советских времен. Ими же завалены любые барахолки, где выбор ничем не ограничен, — найти можно как советскую эстраду (или экзотические пластинки вроде аудиогимнастики), так и западные хиты (но обязательно идеологически верные!). На каждой из них есть логотип Крюкова — увенчанная звездой буква «М», которая закручивается в спираль. Этот образ, придуманный в 1964 году, с одной стороны, отсылал к форме пластинки, с другой, намекал на космос, точнее, на сравнительно недавний полет Гагарина. Крюков не ограничился лишь логотипом. Для флагманского магазина фирмы на проспекте Калинина (сегодня — Новый Арбат) он оформил витрины: логотип располагался над входом, по бокам, будто в калейдоскопе, стояли разноцветные конверты с пластинками, а наверху красовалось название магазина, набранное шрифтом Optima. Последнее стало настоящим прорывом в оформительской практике — это одно из первых появлений шрифта без засечек в наружном оформлении. Крюков был еще и по-хорошему дотошен в мелочах: даже пакеты в магазине — его авторства.

Фантазии Крюкова принадлежат и другие логотипы, определившие время и визуальный фон советского человека. Из самых известных — логотип «Спортлото», отвечающий всем оттепельным исканиям: геометричная компоновка и разнообразие шрифтов, явно далеко ушедших от сталинской монументальности. Или логотип «Восход», знакомый советским школьникам по зеленым тетрадкам. Последний логично вписывается в ряд оттепельных экспериментов со шрифтами: выведенное рукой слово изящно продолжается в изогнутых линиях, которые лишний раз напоминают об относительной свободе художественного выражения в оттепельную эпоху.

Container imageContainer imageContainer image

Алла Левашова (1918–1974)
Художник-модельер, создатель и организатор промышленной моды в СССР, создатель Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности

По степени доступности советскую моду, призванную не только привить трудящимся чувство прекрасного, но и просто одеть их и обуть, можно сравнить с французским кутюром. Общесоюзный дом моделей одежды устраивал закрытые модные показы, выпускал иллюстрированный «Журнал мод», манящий недоступными платьями и пальто, и обшивал элиту страны во главе с первыми леди. С 1949 года над эксклюзивными моделями для дефиле трудилась и Алла Левашова, выпускница Московского текстильного института и художник-постановщик в Московской оперно-драматической студии им. К.С. Станиславского. Признание коллег, публикации в советском глянце, участие в выставках и прочие успехи на профессиональном поприще омрачались отсутствием у рядовых соотечественниц всякого выбора — сплошь блеклые, немаркие ткани и невыразительные фасоны. Хотя формально альтернатива все же была — швейная машинка. А вот массовой моды и готовой одежды не было.

Объединение новых идей и производства на благо советского гражданина стало темой многочисленных статей, писем и выступлений Левашовой. В ход шли даже аргументы о том, что красивая и добротная одежда положительно влияет на продуктивность труда, личную жизнь и крепость семьи. Наконец в 1962 году Алла Алексеевна смогла добиться создания Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности. Впрочем, однажды ей уже приходилось проявлять лидерские качества и инициативу: еще в студенческие годы она предложила организовать отделение художников-модельеров. В СХКБ Левашова привела за собой художников и конструкторов и учредила трехступенчатую систему промышленного пошива одежды — от экспериментальных сэмплов и выпуска ограниченных серий до внедрения их в массовое производство. Пробные образцы фотографировались для информационных материалов, следующая партия в пять-семь изделий доводилась до ума в швейном цехе — выявлялись и устранялись неточности кроя и посадки, после чего модель уходила в тираж. Под лозунгом «Мода на базе экономических, технических и сырьевых возможностей страны» и в условиях плановой экономики бюро выпускало по семь новых моделей в месяц. Для оптимизации и удешевления подготовительных этапов производства и конечного продукта применялся принцип одной основы: с помощью типовых лекал, различных тканей, фурнитуры и отделки создавалось несколько вариантов одной модели.

В ведение новаторской команды передали две московские фабрики, после чего в продаже появились жакеты без воротника в духе Шанель, хлопковые и льняные платья А-силуэта, как у Кардена, но расшитые жемчугом и узором на народные мотивы, болоньевые пальто с декоративной простежкой тамбурным швом, домашняя одежда. До модной революции Левашовой вечерние платья и женские брюки шились исключительно на заказ, но и этот бастион пал. Как и железный занавес вместе с борьбой против формализма: после знакомства основательницы бюро с Ивом Сен-Лораном советские модельеры получили по договору несколько лекал дома Christian Dior, а за логотипы и графические стили отвечали художники, в том числе авангардист второй волны Михаил Шварцман. Сама же Левашова не только изобретала советский масс-маркет, но и разрабатывала медицинскую форму и спецодежду, мечтая об открытии фирменного магазина бюро.

Container imageContainer imageContainer image

Май Митурич-Хлебников (1925–2008)
Художник, книжный иллюстратор

Кажется, у Мая Митурича и не было иного пути, кроме искусства: его отец, Петр Митурич, сложился как художник в легендарной «Квартире №5» в Петрограде, а мать, Вера Хлебникова, была художницей и сестрой поэта Велимира Хлебникова. С детства окруженный друзьями родителей, у которых он на всю жизнь перенял правило посвящать летние месяцы живописи, будущий иллюстратор поэм Гомера до определенного возраста и не знал, что существуют какие-то профессии, кроме художника. Семья всячески поощряла творческие наклонности мальчика, хранила его рисунки, в том числе к «Маугли» Редьярда Киплинга, сделанные в девятилетнем возрасте. В 70-е Митурич уже взрослым вернулся к любимой книге: для достижения достоверности он отправился пусть и не в индийские джунгли, но в грузинские субтропики, на Зеленый мыс в Махинджаури, где в старом ботаническом саду рисовал с натуры заросли бамбука, банановые деревья и лианы.

До этого он создавал фронтовые агитационные плакаты, затем окончил Московский полиграфический институт по специальности «художник книги». Первыми печатными заказами стали детально прорисованные тракторы в разрезе, сцены быта сельчан и полевых работ для буклетов и специальной литературы Сельхозиздата (скучнейшие и трудоемкие, по словам автора). За ними последовали предложения от детских издательств: отдельные миниатюры, оформление книжек-раскладушек из картона и, наконец, произведений известных советских поэтов и писателей: сборники стихов Агнии Барто и Самуила Маршака (1971), «Бармалей» (1968), «Тараканище» (1970) и «Муха-Цокотуха» (1986) Корнея Чуковского. Предложил он и свое видение «Первой охоты» Виталия Бианки, которую в 1929 году иллюстрировали его родители. Вместе с другом, писателем Геннадием Снегиревым они объездили Камчатку и Командорские острова, Туву и Среднюю Азию, откуда привезли сюжеты и эскизы к рассказам «Обитаемый остров», «Про оленей», «Пинагор» из серии «Рассказы для детей». Несмотря на интерес к природе и рисованию с натуры во время дальних экспедиций, к художникам-анималистам Мая Петровича не причисляют, хотя даже к изображению сказочных персонажей он подходил со всей серьезностью. Главными своими задачами Митурич видел цвет, ритм, композицию и ритм — чаще сквозной, через всю книгу. К ритму особенно щепетильно относился Маршак: если рисунок к тому или иному стихотворению его не устраивал, он начинал читать вслух; иногда декламировать четверостишья про цыплят и собак приходилось и Митуричу, который видел причину неудач в своих запинках. Но это, конечно же, не помешало ему в 1986 году вместе с живописцем Виктором Дувидовым создать декоративное панно «Позднемеловой ландшафт Южной Гоби» во всю стену для зала динозавров в Палеонтологическом музее: понадобилось четыре месяца, строительные леса и более полутора тысяч свежих куриных яиц, на которых замешивалась темпера.

Александр Немтин. Фото: архив Александры Немтиной. Источник: fnperm.ru

Александр Немтин (1936–1999)
Композитор

В студенческие годы будущий композитор Александр Немтин не раз заходил в Дом-музей Скрябина и вряд ли мог тогда представить, что фигура Скрябина станет определяющей для его творческой (но лучше сказать — сотворческой) практики. В музее он познакомился с синтезатором АНС (аббревиатура от «Александр Николаевич Скрябин»), разработанным инженером Евгением Мурзиным. Для 50-х годов АНС стал совершенно прорывной вещью: он воспроизводил музыку согласно заранее заданным секвенциям, которые помещались на кинопленку. Немтин был одним из исполнителей-пионеров, пробовавших играть (точнее, программировать: синтезатор не имел клавиатуры) на АНС. Впрочем, его произведения окажутся в тени работ Эдуарда Артемьева — например, саундтрека к «Сталкеру» Тарковского.

Однако Немтин подбирается еще ближе к Скрябину — начинает реконструкцию «Предварительного действа». Этот проект должен был совместить в себе музыкальное произведение, поэтический текст и в целом представлять собой Gesamtkunstwerk, который готовит зрителя к «Мистерии», еще одному крупному начинанию композитора. «Мистерия» во многом напоминает античное празднество: в специально построенном храме в Индии (Скрябин не стеснял свое воображение) должен был проходить концерт с ритуальными танцами, зачитыванием текстов, светомузыкой и даже с участием природных сил. До «Мистерии» Скрябин не дошел (по понятным причинам), равно как и до завершения «Предварительного действа» — замысел остался в разрозненных записках и набросках.

Немтин, кажется, совершил невозможное — дописал «Предварительное действо», детально изучив скрябинское наследие, особенно его поздний период. Его волновали не только партитура, но и скрябинские тексты с рассуждениями о грядущем апокалипсисе. О последнем Немтин знает не понаслышке (хотя и родился в 1936 году), поэтому «Предварительное действо» и кажется таким точным.

В 9-м квартале Новых Черемушек. Москва, 1964. Фото: Джон Уильям Репс

Натан Остерман (1916–1969)
Архитектор

Символом сталинского времени в архитектуре являются вовсе не знаменитые, запоздало ар-декошные московские высотки и не дома-торты, а бесконечные бараки и коммуналки, где проживали советские горожане (они могли располагаться в самых неожиданных местах вроде здания ГМИИ им. А.С. Пушкина).

7 декабря 1954 года на заседании Всесоюзного совещания строителей в Кремле Никита Хрущев произнес речь об архитектурных излишествах, которая в итоге вылилась в постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». После этого все проектные мастерские перешли к созданию опытного жилья из индустриальных элементов, до этого применявшихся только в отдельных проектах в предвоенное и послевоенное время. В 1955 году на улице Полярников в Ленинграде за 79 дней был построен спроектированный архитектором Александром Васильевым и инженером Зиновием Каплуновым (мастерская №5 Ленпроекта) первый в СССР панельный дом. Через год также в Ленинграде вдоль улицы Седова началось возведение первых опытных домов из панелей под руководством архитектора Евгения Левинсона. Параллельно, в 1955 году, в Москве на 6-й улице Октябрьского поля под руководством архитекторов Любови Врангель и Натана Остермана, а также инженера Виталия Лагутенко был построен первый экспериментальный бескаркасный панельный дом нового типа. Этот опыт в дальнейшем будет применен в 9-м и 10-м кварталах Черемушек. А уже в 1956 году в 9-м квартале под руководством Натана Остермана формируются коллективы из архитекторов и инженеров для проектирования 14 экспериментальных корпусов. Цель этого эксперимента заключалась в создании разных типов нового жилья из различных материалов: кирпич, блоки и панели. Некоторые серии в квартале оказались настолько удачными, что сразу пошли «в тираж». Среди панельной серии оказался прототип массовой серии II-07-19, разработанный инженером Виталием Лагутенко. После успеха 9-го квартала Натан Остерман принялся за создание соседнего 10-го квартала, в котором все жилые, общественные и учебные здания были спроектированы с использованием железобетонных изделий.

В феврале 1956 года на XX съезде принимается VI пятилетний план и утверждается значительное повышение государственного финансирования строительства жилья. 31 июля 1957 года стартовала охватывающая всю страну программа жилищного строительства, подарившая постсоветскому пространству километры типовых домов — «хрущевок» (автор монографии «Жилищное строительство в СССР 1955–1985» Филипп Мойзер даже посчитал, что такие дома до сих пор составляют около 10% всей жилой площади современной России). Дешево и быстро — все с упоением рассуждают об индустриальных принципах изготовления здания и техниках монтажа. Художественный критик и свидетель эпохи Юрий Герчук окрестил растиражированные, включая название, по всей стране «Всесоюзные Черемушки» «гордостью советской архитектуры и позором ее». Зачастую паршивое качество строительства (которое также отмечал специально прибывший посмотреть на советский строительный эксперимент немецкий архитектор и градостроитель Эрнст Май), монотонность фасадов («Новые города — батальоны / одинаковых, как солдаты, домов, / похожие на библиотеки, районы: / целые полки ровных томов», — согласно поэту Борису Слуцкому), весьма и весьма умеренный комфорт, скупость метража и т. д. и т. п.

Поклонники этого строительного и эстетического эксперимента, как туз из рукава, достают сведения о том, что строительство «Новых Черемушек» сопровождалось (впервые с 30-х годов!) социологическим исследованием типового жилья, что их элегантный архитектурный функционализм благотворно повлиял на развитие оттепельного дизайна и, как следствие, развил и модернизировал вкус горожан, не говоря о чудесных, уютных зеленых двориках, которыми до сих пор славятся построенные в оттепельную эпоху кварталы.

Ирина Пивоварова. Courtesy семейный архив Павла Пепперштейна

Ирина Пивоварова (1939–1986)
Поэтесса, художница

Ирина Пивоварова многим известна как жена главного среди московских концептуалистов романтика — Виктора Пивоварова. Однако Ирочка Шимес с самого детства, а именно с восьми лет, как она уточняет в автобиографическом романе «Круглое окно», была одержима вопросом «Что есть истина?», подтолкнувшим ее к самостоятельным творческим поискам. После школы она поступила в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства, где создала самую что ни на есть прикладную дипломную работу: форма для лагеря «Артек» ее авторства была действительно введена в обиход. К художественной среде приобщалась через кино — работала над костюмами на студии «Мосфильм». И конечно, ходила в знаковые столичные места вроде кафе «Синяя птица» на Тверской, где и познакомилась с будущим мужем (а по его воспоминаниям из книги «Влюбленный агент» — на каком-то вернисаже).

Свои ранние вирши Ирина иллюстрировала сама. После свадьбы возникла идея семейного дуэта: она писала детские стихи и прозу, а Виктор их оформлял. Так появились знаменитые сборники стихов и сказок «Паучок и лунный свет», «Тихое и звонкое», «Тик и Так», «Два очень смелых кролика», «Жила-была собака», домашний самиздат, публикации в небольших журналах, а потом и в «Веселых картинках». От малых форм писательница перешла к рассказам и повестям, от «супружеской» редактуры и иллюстрации — к плодотворному сотрудничеству с другими художниками. Автором картинок к сборнику «Потерялась птица в небе» (1984) стала Лидия Шульгина, ученица Пивоварова в области книжного искусства (ей посвящен его альбом «Лестница шариков») и, по его же мнению, лучший иллюстратор произведений Ирины. Над визуальным воплощением неминуемого взросления, сопровождающего его накала страстей в повести «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 “А”» (1982) и уморительных приключений главных героинь книги «Однажды Катя с Манечкой» работал Георгий Юдин, а над трагикомичным детективом «Старичок в клетчатых брюках» (1981) — график Вадим Иванюк. Рисунки к «Рассказам Люси Синицыной» 1975 года сделал Анатолий Иткин, уже тогда признанный мастер книжной графики, проиллюстрировавший почти всю русскую классику — от комедий Фонвизина до «Детства Никиты» Алексея Толстого.

Обращалась Пивоварова и ко взрослому читателю, до которого, впрочем, в советское время было невозможно достучаться. Сборники неподцензурных стихов выпускал опять же Виктор: в 1968 году — «Слова», в 1970-м — «Яблоко», еще через три года — «Разговоры и миниатюры». Упомянутое «Круглое окно» готовилось последние два года жизни: Ирина надиктовывала текст сыну, Павлу Пепперштейну, а тот набирал его на печатной машинке. По его словам, уроков, данных ему мамой, хватило бы на 25 книг, но главный из них — как рисовать прямую линию без линейки, бесконечно отклоняясь и все же выдерживая баланс и выстраивая четкий маршрут.

Читайте также


Rambler's Top100