Хулио Ле Парк: «Революцию в искусстве сделают зрители»

Хулио Ле Парк — живой классик кинетического искусства и один из основателей легендарного французского художественного объединения GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel, 1960–1968), куда кроме него самого входили Франсуа Морелле, Франсиско Собрино, Хорасио Гарсия Росси, Жан-Пьер Ивараль (Вазарели), Жоэль Стейн и Вера Мольнар. Хулио Ле Парк родился в 1928 году в Аргентине, но в 30 лет уже сложившимся художником впервые приехал Париж, чтобы остаться во Франции навсегда (правда, в мае 1968-го он, как потенциально подрывной элемент, был временно выслан из страны). В 1966-м художник получил Гран-при 33-й Венецианской биеннале, что послужило поводом для ссоры с его товарищами по группе GRAV. Арсений Штейнер поговорил с Ле Парком о техническом прогрессе, роли зрителя в художественных революциях, русском авангарде и связях между французскими и советскими художниками эпохи застоя.

Хулио Ле Парк. Фото: Courtesy Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Арсений Штейнер: Когда-то давным-давно, в августе 1968 года, вы написали манифест «Уничтожить слово “Искусство”». Вы справились с этой задачей?

Хулио Ле Парк: Нет. Но намерение было благое. Потому что искусством может называться все что угодно, любая ерунда. Если кто-то заявляет: «Я художник!» — его, что, теперь все должны так называть? Почему некие артефакты считаются произведениями искусства, а другие — нет? Имеем ли мы право это как-либо классифицировать и называть что-то так, а что-то иначе?

А.Ш.: Но все же вы, как и многие до вас, намеревались отменить старое искусство и заняться чем-то небывалым?

Х.Л.П.: Это не совсем так. Мы, я и мои товарищи по объединению GRAV, лишь придумали способ осудить существовавшую тогда систему, потому что искусство никогда не должно быть приватизировано власть имущими. И если когда-нибудь случится революция в искусстве, ее сделают зрители. Вот так все это было.

А.Ш.: Вероятно, разработка нового изобразительного языка была вызвана не только сложными отношениями с истеблишментом. Не было ли в этих поисках влияния технического прогресса? Задолго до вас Филиппо Томмазо Маринетти писал об «эстетике машин», а Кортасар в 1968 году писал в дневнике про «упорядоченную кибернетику». Влияло ли развитие техники на то, что вы делали?

Х.Л.П.: Не то что бы сильно. Безусловно, невозможно закрывать глаза на технический прогресс. Телевидение, телефон. Еще в 1960-е в Париже нужно было ждать годами, когда в твой дом проведут телефонный кабель, а сейчас связь у нас всегда в кармане в прямом смысле этого слова. От прогресса никуда не деться. Фотоаппрараты Leica когда-то полностью поменяли способ видения, а теперь и они не в ходу. Все эти процессы неизбежны. Но мы никогда не называли нашу работу техническим или технологическим, искусством. Во всем, что я делал, технология очень элементарна.

Вид экспозиции ретроспективы Хулио Ле Парка в Пале Токио, Париж. 2013. Фото: Анре Морин

А.Ш.: Но все-таки работы вас и ваших товарищей из GRAV ориентированы больше на механику взгляда, законы оптического восприятия, чем на культурный опыт зрителя?

Х.Л.П.: Да, поскольку раньше именно опыт зрителя в целом обуславливал восприятие. Более того, многие свои суждения зрители основывали не на собственном опыте, а на чужих словах, полагаясь на мнение владельцев галерей, коллекционеров или чиновников от культуры.

А.Ш.: В классическом европейском искусстве важную роль играет символика. Вы от нее отказались целиком и полностью?

Х.Л.П.: Да, это так. Мы искали прямую связь с публикой. Такая связь должна работать даже в случае нарративного или классического искусства. Например, можно смотреть на религиозную живопись, не зная сюжета и не особо задумываясь над тем, что именно за персонажи перед нами. В процессе восприятия не последнюю роль играют ассоциации и воображение зрителя.

А.Ш.: Можно ли назвать художника Виктора Вазарели или мультипликатора Оскара Фишингера вашими предшественниками?

Х.Л.П.: Не помню что-то я Фишингера, а вот Вазарели определенно повлиял на мои ранние работы. Позже мы познакомились, но близко не общались. Наше поколение уже мало интересовались живописью.

Хулио Ле Парк. Красная сфера. 2001–2013. Пале Токио, Париж. Фото: Лаура Моралес

А.Ш.: Знакомы ли вам советские кинетисты, группа «Движение»?

Х.Л.П.: Немного. Знаю, был в СССР художник испанского происхождения (имеется в виду Франциско Инфанте. — Артгид). Мы немного переписывались с лидером «Движения», художником на «Н» (имеется в виду Лев Нусберг. — Артгид). Я слышал, потом он эмигрировал, но мы никогда не виделись.

А.Ш.: Вы знали художников русского авангарда?

Х.Л.П.: Хорошо, конечно, не знаю и сейчас. Мы знали, что русский авангард — это вера в то, что можно делать искусство по-другому, не стандартно. Все эти группы, Татлин, Маяковский… Это было очень позитивно и очень мощно, и хотя они были современниками революции, их задачи лежали в другой плоскости. Потом, конечно, им перекрыли кислород. Так сложилось, что в тот момент русский авангард не получил развития. Я сожалею об этом.

А.Ш.: Вам кажется, что советский авангард не был исчерпан?

Х.Л.П.: По внутренним или по внешним причинам задуманное выполнить не всегда возможно. Не только в России такое происходило. Ну, например, в Германии был Баухаус, нацисты тоже поработали над ним в свое время. Пути возникновения, развития и смерти подобных движений в искусстве были разными. Вот, например, Мондриан. Он многое предлагал в самых разных областях творчества, но многое из этого так и не смог толком реализовать. То же самое произошло и с другими.

Хулио Ле Парк. Разрушай мифы. Интерактивная инсталляция. 1969–2014. Вид инсталляции в галерее Серпентайн Сэклер, Лондон. Фото: Courtesy Serpentine Gallery

А.Ш.: Последние по времени работы на вашем сайте — веб-арт, интерактивная визуализация старой графики, которую сделал ваш сын Хуан Ле Парк. Как вам это нравится?

Х.Л.П.: Он сделал это просто, чтобы показать мне, что существуют другие способы оживления изображения — с помощью компьютерных средств. Это не моя собственная работа, а просто пример новых технических возможностей.

А.Ш.: Визуальное искусство в интернете — это шаг вперед по сравнению с вашими возможностями в 1960-х?

Х.Л.П.: Я всегда выступал за привлечение новых технологий. Но все зависит от того, как их применять. Однажды один художник заявил мне: «Я — цифровой художник!» — поскольку активно использовал в своей практике компьютер. И показал мне, что же именно он делает. Оказалось, он всего лишь занимался пейзажем. Картинка состояла из всяких маленьких штучек вроде мазков, но если внимательно присмотреться, становилось очевидно, что это просто пейзаж. Для этого художника было важным использование компьютера в его работе, но это же не имеет никакого значения — акварельный или цифровой, пейзаж остается пейзажем, как ни крути.

А.Ш.: Кажется ли вам прочным ваше положение в современной системе искусства?

Х.Л.П.: Это же не от меня зависит. Дело в том, что в силу североамериканской гегемонии многие тенденции в искусстве не получили должного внимания и развития. Я помню, как одну из наших первых выставок в Америке критики назвали «выставкой для художников». Мы с товарищами никогда не пытались заручиться поддержкой критиков, галеристов, директоров музеев и коллекционеров, а старались вступать в непосредственные отношения со зрителем. Мы не делали выставок на продажу, а хотели диалога, а им нужно было совсем другое. 

В оформлении материала использована фотография Арнольда Нюмана

 

Комментарии

Читайте также


Rambler's Top100